You are using an outdated browser

In order to deliver the greatest experience to our visitors we use cutting edge web development techniques that require a modern browser. To view this page please use Google Chrome, Mozilla Firefox or Internet Explorer 11 or greater

Surrealismo y abstracción

Yves Tanguy
Ahí no se detiene el movimiento (Là ne finit pas encore le mouvement)1945
Óleo sobre lienzo
71,1 x 55,5 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York
Legado, Richard S. Zeisler 2007.47
© Estate of Yves Tanguy / VEGAP, Bilbao, 2016

Tras la Primera Guerra Mundial, durante la que murieron en el frente muchos artistas y poetas de la vanguardia, París volvió a convertirse en el centro principal de la producción cultural. A los artistas adheridos al movimiento surrealista, iniciado por el manifiesto de André Breton de 1924, también se les incluía dentro de la Escuela de París. Siguiendo en parte las teorías de Sigmund Freud, estos escritores y artistas trataron de articular o de dar forma a los deseos reprimidos, las imágenes oníricas y ciertos elementos del inconsciente. Algunos de ellos, como Max Ernst e Yves Tanguy, yuxtaponían imágenes y objetos incongruentes, mientras que otros, como Jean Arp y Joan Miró, experimentaban con el automatismo, realizando dibujos sin composición ni tema predeterminados con el fin de eludir la mente consciente.  Vasily Kandinsky, que había realizado significativos avances en la pintura abstracta en las décadas de 1910 y 1920, cuando residía en Alemania y Rusia, se trasladó a París en 1934. En sus obras de este período, Kadinsky conjugó motivos procedentes de otros momentos de su trayectoria: dispuestas de manera rítmica, formas que juegan libremente —similares a las que aparecen en sus primeras abstracciones— se combinan con formas más geométricas y biomorfas que el artista desarrolló cuando era profesor de la escuela alemana de arte y diseño Bauhaus. Durante el período de entreguerras, Kandinsky fue uno de los muchos artistas a los que los nazis consideraron “degenerados”. De nuevo ante la inminencia de otra guerra, los creadores que habían buscado refugio político, espiritual y creativo en la capital francesa —entre ellos, Fernand Léger y Tanguy— huyeron a EE. UU. El auge del fascismo y la ocupación de la ciudad pusieron punto final a la Escuela de París.


Jean Arp
Constelación con cinco formas blancas y dos negras, variación III (Constellation aux cinq formes blanches et deux noires, variation III), 1932
Óleo sobre madera
60 x 75,5 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York 55.1437
© 2016 Artists Rights Society (ARS), Nueva York / VG Bild-Kunst, Bonn

A comienzos de la década de 1930, Jean Arp desarrolló el principio de la “constelación”, empleándolo tanto en sus escritos como en sus obras de arte. Aplicado a la poesía, el principio implicaba el uso de un grupo fijo de palabras y sus distintas maneras de combinarlas, una técnica que Arp comparaba con la “increíble variedad con la que la naturaleza distribuye una especie floral en el campo”. Al crear sus relieves Constelación (Constellation), Arp identificaba en primer lugar un tema o conjunto (por ejemplo, cinco formas biomórficas blancas y dos negras más pequeñas sobre fondo blanco) y luego recombinaba estos elementos en distintas configuraciones. La obra del Solomon R. Guggenheim Museum es la última de las tres versiones realizadas por Arp sobre este tema. Su obra, como la de Joan Miró, aplicaba el Surrealismo al proceso, ya que usaba estrategias automáticas para ir más allá de los límites del pensamiento racional. Creando de una manera similar a como lo hace la propia naturaleza, Jean Arp anhelaba concebir un arte abstracto que reflejara la realidad con mayor fidelidad que el arte figurativo.


Joan Miró
Paisaje (La liebre) [Paysage (Le lièvre)], otoño de 1927
Óleo sobre lienzo
129,6 x 194,6 cm.
Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York 57.1459 
© 2016 Successió Miró / Artists Rights Society (ARS), Nueva York / ADAGP, París

En 1927 Joan Miró pintó una serie de paisajes en la masía familiar de Montroig, Cataluña, a la que había vuelto para recuperarse de la vida bohemia de París. En Paisaje (La liebre) [Paysage (Le lièvre)], donde una línea de puntos multicolores serpentea hasta convertirse en una espiral solar, se combina un cielo naranja oscuro con una franja baldía de tierra de color burdeos. La única vida presente en este terreno surreal es una enigmática liebre. Miró dijo que se le había ocurrido pintar este cuadro al ver una liebre que había salido corriendo a campo través una tarde de verano. Pero utilizó ese evento para destacar el desarrollo de un acontecimiento celestial, ya que la liebre de ojos saltones mira petrificada hacia el “cometa” de forma espiral. Reinterpretando el paisaje local tradicional a través del lenguaje vanguardista del Surrealismo, Miró intentó fusionar la modernidad con su cultura catalana.


Vasily Kandinsky
Formas caprichosas (Formes capricieuses), julio de 1937
Óleo sobre lienzo
88,9 x 116,3 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York
Colección Fundacional Solomon R. Guggenheim 45.977

Vasily Kandinsky pasó sus once últimos años de vida en Neuilly-sur-Seine, en la periferia de París. Había llegado a Francia en diciembre de 1933, como emigrante procedente de la Alemania nazi, tras el cierre de la escuela Bauhaus de Berlín, de la que había sido profesor. En ese período de su carrera Kandinsky experimentó más con los materiales y creó obras imaginativas en las que combinaba arena con pigmento. Sus intricadas composiciones de aquella época parecen mundos minúsculos de organismos vivos, y revelan una clara influencia del Surrealismo —por ejemplo, de las obras de Jean Arp y Joan Miró—, así como su interés por las ciencias naturales, especialmente por la embriología, la zoología y la botánica. Formas caprichosas (Formes capricieuses) es fruto de uno de los momentos quizá más festivos del artista: intercaladas con círculos y cuadrados nítidamente trazados —formas geométricas fundamentales de sus obras de la Bauhaus— vemos figuras curvilíneas que flotan y danzan, pintadas en tonos pastel. Algunas de estas formas pueden ser representaciones estilizadas de figuras de naturaleza embrionaria. Podríamos interpretar la imaginería biológica de la obra como la visión optimista de Kandinsky de un futuro de renacimiento y regeneración no demasiado lejano.


Wifredo Lam
Zambezia, Zambezia, 1950
Óleo sobre lienzo
125,4 x 110,8 cm.
Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York
Donación, D. Joseph Cantor 74.2095
© Wifredo Lam, VEGAP, Bilbao, 2016

Cuando Wifredo Lam llegó a París en 1938, llevó una carta de presentación a Pablo Picasso, y enseguida entabló con él una estrecha relación. Al poco tiempo conoció también a muchas de las figuras artísticas principales del momento, como los miembros del grupo surrealista. A los surrealistas les fascinaban las mitologías de los pueblos “primitivos” y consideraban que Lam, como cubano de ascendencia africana, china y europea, tenía acceso privilegiado a ese estado mental primigenio e intuitivo. En 1942, el artista regresó a Cuba, donde desarrolló un vocabulario de formas vegetales-animales inspiradas en las deidades de la santería afrocubana y haitiana. En Zambezia, Zambezia, Lam muestra a una mujer mítica inspirada en la femme-cheval (mujer con cabeza de caballo) de la santería. El artista representaba a menudo la transformación de partes del cuerpo para sugerir metamorfosis mágicas; en esta pintura en concreto, esa metamorfosis se evidencia en el “mentón”-testículo de la figura.  


Pablo Picasso
Mandolina y guitarra (Mandoline et guitare), 1924
Óleo con arena sobre lienzo
140,7 x 200,3 cm.
Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York 53.1358 
© Sucesión Pablo Picasso. VEGAP, Bilbao, 2016

Un año antes de que Picasso pintara la monumental naturaleza muerta Mandolina y guitarra (Mandoline et guitare), una persona del público que participaba en una velada dadaísta en París anunció la extinción del Cubismo, gritando que “Picasso [había] muerto en el campo de batalla”. La velada derivó en una trifulca que solo se calmó con la intervención de la policía. La serie de nueve naturalezas muertas de colores brillantes que Picasso pintó posteriormente (1924–25) en un audaz estilo cubista sintético de formas contiguas y solapadas restó toda credibilidad a aquella declaración y reafirmó la perdurable validez de la técnica. Al crear esta obra nueva, el artista no se había limitado a hacer resurgir sus hallazgos anteriores; las formas redondas y orgánicas, y los tonos saturados evidencian también su reconocimiento a las soluciones ideadas entonces por la pintura surrealista, sobre todo tal y como se manifiestan en la obra de André Masson y Joan Miró. Las líneas ondulantes, los motivos ornamentales de la composición y los variados elementos cromáticos de Mandolina y guitarra anuncian el nacimiento de un estilo sensual y biomórfico, ya plenamente desarrollado, en el arte de Picasso.


Uso de cookies

En esta página, utilizamos cookies para aportarte una mejor experiencia de navegación y un servicio más personalizado. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información consultando nuestra política de cookies